Cabecera La Mirada Fotográfica

Cabecera La Mirada Fotográfica

lunes, 16 de febrero de 2026

EL MUSEO REINA SOFÍA DEDICA LA PLANTA CUARTA AL COMPLETO A SU COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

 


Manuel Segade, director del Reina Sofía ha presentado hoy una nueva mirada de la Colección de Arte Contemporáneo del Museo Reina Sofía, la primera reordenación que se llevará a cabo para actualizar el museo y que abarcará dos salas más en los próximos años, hasta concluir en 2028 una total actualización.

La exposición que se ha inaugurado hoy y que lleva por título Arte contemporáneo: 1975-presente, ocupa un espacio de 3000 metros cuadrados en los que habrá distribuidas más de 400 obras de 224 artistas.


El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado esta presentación de “acontecimiento cultural de primera magnitud que refuerza el arte contemporáneo, con la que se abre el foco, se recogen más voces, más miradas y en la que hay un elevado porcentaje de mujeres artistas, poniendo de ese modo el foco en un sector que hasta ahora no estaba suficientemente representado.”  En total serán 197 artistas masculinos y 69 femeninos los que formen la colección. Además se exhiben 258 obras inéditas, fruto de nuevas adquisiciones que se verán por primera vez en esta exposición en el Reina Sofía. 



Para el ministro el año 1975 en España es un año frontera, se trata del comienzo de la democracia y en él se despliegan nuevas esperanzas, lo que sin duda afecta al mundo del arte. 



La subdirectora artística, Amanda de la Garza, ha destacado el esfuerzo que ha hecho el Museo por “cambiar la forma de mostrar los fondos al público gracias a un recorrido más accesible, dinámico y didáctico con el que conseguir un museo más habitable y generoso, y en el que se ha tenido en cuenta la ecología de criterios con sostenibilidad”. Como ejemplo Garza comentaba que las cartelas que acompañan las obras están realizadas en papel reciclable y no en vinilo como venía siendo habitual. Además, se ha realizado en este año una transición LED completa en toda la planta, estrenando una nueva iluminación más adecuada a los estándares de sostenibilidad energética del presente.



La exposición, que se podrá visitar a partir del 18 de febrero, es un recorrido lineal y no siempre cronológico que se extiende a lo largo de 21 capítulos, con obras muy conocidas de las Colecciones del Reina y artistas consagrados como Picasso, Miró, Dalí, Juan Genovés, Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Susana Solano, Juan Navarro Baldeweg, Esther Ferrer, Cristina García Rodero, Richard Serra o Andy Warhol; nombres inevitablemente unidos a la Transición y la Movida como Guillermo Pérez Villalta, Ocaña, Ouka Leele, Ceesepe, Nazario, Iván Zulueta o Alberto García-Alix; artistas comprometidos con las sensibilidades de género como Judy Chicago, Barbara Hammer, Eulàlia Grau, David Wojnarowicz, Pilar Albarracín o Cabello/Carceller y figuras clave en la representación cultural, política y social del sida como Pepe Espaliú y Pepe Miralles. Otros que abordan sus propuestas desde posiciones políticas y teóricas en el marco de la crítica de la representación, como Joan Fontcuberta o Dora García; o aquellos que han desarrollado diferentes aproximaciones a la identidad afro como Pocho Guimaraes, Agnes Essonti o Rubén H. Bermúdez.



Este relato presta especial atención al panorama artístico español, el 77% de los artistas expuestos (137), son de nacionalidad española y de los extranjeros, el 31% son de origen latinoamericano, destacando artistas como Leonilson o Beatriz González. La presentación incluye también adquisiciones recientes y trabajos actuales de jóvenes artistas, muchas de ellas mujeres, con una especial atención al panorama artístico español, como Laia Abril, Mònica Planes, June Crespo, Teresa Solar, Elena Alonso, Sahatsa Jauregi o Nora Aurrekoetxea.




La exposición discurre en tres itinerarios en los que conviven tiempos que regresan una y otra vez a los años setenta y donde los espacios geográficos no son un contexto cerrado, sino un lugar de cruce y de tráfico de manifestaciones culturales. En el primer itinerario, Una historia de los afectos en el arte contemporáneo, se plantea el poder generador de los afectos en la creación, y su papel no solo como experiencias privadas, sino como fuerzas políticas y sociales que dan forma al arte y sirven para reconstruir los lazos en tiempos de crisis. El segundo itinerario, Los poderes de la ficción: escultura, nuevos materialismos y estéticas relacionales, es una galería escultórica donde las obras conviven físicamente en el mismo espacio que el visitante, derribando las barreras entre ficción y realidad. El tercer itinerario, La institución, el mercado y el arte que los excede a ambos, recoge por primera vez la genealogía del Museo, el impulso de las primeras culturas videográficas, la explosión de la nueva figuración en la pintura española y el papel de arte y realidad en las culturas fotográficas de los ochenta. Estos recorridos son tres formas de contar la historia del arte de los últimos 50 años.

Manuel Segade, director del Reina Sofía y Ernest Urtasun, Ministro de Cultura

Fotografías © Conchita Meléndez




domingo, 15 de febrero de 2026

HAMMERSHØI - EL OJO QUE ESCUCHA


El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera gran retrospectiva en España dedicada a Vilhelm Hammershøi (1864-1916) justo cuando se cumplen 110 años de la muerte del artista, el 13 de febrero de 1916. A través de noventa óleos y dibujos del artista y de algunos de sus contemporáneos, ofrece una completa visión de la obra de este pintor que creó poco más de 400 piezas en sus 51 años de vida. Considerado como uno de los artistas daneses más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX, tras la irrupción y consolidación de los movimientos de vanguardia cayó progresivamente en el olvido a partir de 1930. Desde la década de 1980 varias exposiciones dentro y fuera de Dinamarca lo han acercado a un público que, en España, sólo habían podido verla en contadas ocasiones.



La ambigüedad de sus cuadros mantiene abiertas múltiples vías de interpretación que en las últimas décadas se han enriquecido gracias a la búsqueda de conexiones con otros artistas europeos y a la contextualización con sus contemporáneos daneses. Ver sus cuadros en el marco de las colecciones del Museo Thyssen permite relacionarlos con los de otros maestros del pasado, como los holandeses del siglo XVII y las grandes figuras del siglo XIX y XX.


El gran género del autor, que fue el que le dio fama fueron los interiores, espacios íntimos y enmudecidos, a menudo vacíos de gente, o simplemente con la presencia de su esposa Ida Ilsted, que se convierte en una presencia constante en la pintura del artista desde que se casan en 1891, a veces como una figura anónima o idealizada, a veces cercana y vulnerable. La paleta de colores que utilizaba el pintor era muy reducida, casi siempre moviéndose entre azules y grises, esto y el uso de pequeños formatos contribuían a crear una total sensación de intimidad en la que los objetos se reproducen una y otra vez, aunque a veces cambiados de sitio. Su casa en Copenhague sirvió de escenario una y otra vez para sus puestas en escena aunque con ligeras variaciones. 



Los paisajes, otro de los temas del autor,  siguen las mismas pautas que las pinturas de interior, en ellos no vemos figuras humanas y la luz está sumamente matizada. Tampoco los colores varían mucho de los de sus imágenes de interior y dado la constancia de su obra a lo largo del tiempo, la exposición no se muestra en orden cronológico pues no hay excesivas variaciones entre el inicio y el final. 



El subtítulo de la muestra, “el ojo que escucha”, remite a la relación metafórica entre su pintura, el silencio, la aparente calma que transmite, y el interés del artista por la música.

Los retratos suponen la cuarta parte de la obra de Hammershøi y permiten reconstruir su círculo más próximo. En él ocupan un lugar destacado los artistas y músicos de los que se rodea, que le encargan obras o posan para él.


La muestra podrá visitarse en el Museo Thyssen-Bornemisza del 17 de febrero al 31 de mayo de 2026 y tras su clausura en Madrid, la exposición se presentará en la Kunsthaus Zürich (Suiza).


sábado, 14 de febrero de 2026

ARTE URBANO. DE LOS ORIGENES A BANKSY

 


Hace unos años, en el primer blog que abrí allá por el año 2009 y que llevaba por nombre ‘Así lo veo, así lo siento’, uno de los primeros artículos que escribí estaba relacionado con los muros de nuestra ciudad y la evolución que estaba sufriendo lo que podíamos ver en ellos. Madrid, Carne de Graffiti, que así lo titulé, hablaba de como de las paredes firmadas por gente como el legendario Muelle, o alguno de sus seguidores habíamos llegado a encontrar auténticas obras de arte, pero también de como como aquello degeneraba y las paredes de las ciudades se convertían en estercoleros en los cuales multitud de jóvenes dejaban su impronta sin más motivo que ensuciar las mismas. Y no podía por menos que preguntarme: ¿El Graffiti es arte, provocación o un simple atropello?


Hace unos días La Fundación Canal ha inaugurado la exposición ‘Arte Urbano. De los orígenes a Banksy’, y curiosamente en uno de los cárteles que acompañan la exposición nos encontramos con una pregunta similar a la que yo me hice entonces: ¿Arte o Vandalismo? En dicha sección, que se haya casi al final de la exposición, se examina la difusa frontera entre creatividad e ilegalidad dentro del arte urbano. Algo bastante difícil de examinar dado que una de las variables de las que depende, aparte de la subjetividad, es el tiempo. Lo que ayer se consideraba transgresor hoy puede salvaguardarse como patrimonio, ya se trate de espacios comunes o de propiedad privada. También el límite entre la profanación del espacio común y la libertad de expresión o la creatividad contemporánea son puntos a tener en cuenta en un mundo que artísticamente evoluciona constantemente. 


No obstante la polémica que pueda suscitar un debate que lleva años abierto lo cierto es que esta exposición que narra la evolución del arte urbano, desde su nacimiento en la década de 1960, hasta su consolidación como expresión artística de pleno derecho, resulta sumamente interesante y ofrece un recorrido amplio e internacional por un fenómeno artístico que, nacido fuera de los circuitos institucionales, ha redefinido la relación entre creación artística, espacio público y sociedad.


Comisariada por Patrizia Cattaneo Moresi, reúne un conjunto excepcional de más de 60 obras de los artistas más influyentes y consagrados de esta disciplina, desde JeanMichel Basquiat, Keith Haring, Crash, Seen, Blek le Rat, Miss.Tic, Invader, RAVO, OBEY, JR, Os Gêmeos, Vhils, hasta los españoles SUSO33, que estuvo presente en la presentación de la exposición, El Xupet Negre o PichiAvo, con especial atención al mítico Banksy. Un repertorio variado de épocas, técnicas, medios y materiales.


La muestra presenta un recorrido articulado en cinco etapas cronológicas a las que se suma un apartado monográfico dedicado a Banksy, figura clave para comprender la dimensión mediática y simbólica del arte urbano en el siglo XXI.


También se analiza la diversidad de lenguajes y enfoques que desde el año 2000 ha dado lugar a un panorama extraordinariamente plural. La expansión global del arte urbano alcanzó su máxima proyección con la llegada de internet y las redes sociales, que transformaron radicalmente su circulación y recepción. Las obras ya no existen solo en el lugar donde se realizan, sino que se reproducen, se comparten y se reinterpretan, alcanzando una visibilidad internacional inmediata y siendo percibidas por un público cada vez más amplio como “arte”.

La exposición podrá verse desde el 4 de febrero hasta el 3 de mayo en la Fundación Canal, en la Sala de Mateo Inurria. 



martes, 27 de enero de 2026

LA REVISTA TEMÁTICA DE CINE VERSIÓN ORIGINAL PRESENTA EN MADRID EL NÚMERO ESPECIAL 354 DEDICADO A PALESTINA


La revista de cine Versión Original comenzó su andadura en 1993 siendo en la actualidad la revista cultural más longeva de Extremadura.

Una publicación mensual donde todos los trabajadores desarrollan su labor de forma desinteresada, con el doble objetivo de la difusión cultural y la ayuda humanitaria. 

Coincidiendo con el “33 aniversario” de la revista la Fundación ReBross publica el número especial 354 dedicado a Palestina que se presentó en la Embajada del Estado de Palestina en España.

En los últimos cien años, cada vez que la humanidad ha estado al borde del colapso como ahora, el cine ha respondido brillando con mayor fuerza: en el neorrealismo italiano, en la Gran Bretaña thatcheriana, en el Irán de los años noventa del pasado siglo o en la Argentina de la primera década del presente, por sólo poner algunos ejemplos. Ahora, por el mundo, en una diáspora cultural que no es dispersiva, sino más bien, todo lo contrario, el cine palestino vuelve a hacer lo propio. Sin duda, este se erige, quizás no tan sorprendentemente como cabría esperar, en una de las luminarias del cine contemporáneo. En las páginas de Versión Original se lleva estudiando desde julio de 2024, antes del Óscar a No Other Land y más aún de la ovación histórica en el Festival de Venecia y del León de Plata a La voz de Hind. Por todo ello, “el limón maduro estaba”, como dice una canción de liberación palestina, para un número completo de Versión Original dedicado a una de las filmografías más deslumbrantes de nuestro presente.

Marce Apolo, Husni Abdel Wahed (Embajador de Palestina), Esther García y Paco Rebollo ©Conchita Meléndez

El genocidio cultural no pasará, los violentos no vencerán en él, y este número da cuenta de treinta razones concretas para ello; treinta películas que son treinta victorias concretas de la mejor resistencia, la de la cultura, de la Palestina hecha por los palestinos de origen, o por los de adopción. Palestina es una cultura de paz y de belleza, de una paz, la única posible, que sólo se puede construir sin armas y con cultura. Este número de Versión Original representa una concreta crónica de esa belleza y de esa paz, desconocida demasiadas veces para las masas, con el deseo de que los lectores la disfruten en tanto el fragor de las bombas y el rugido del hambre lo permitan.

Se pueden consultar todos los números de la revista en la página: 



 

sábado, 17 de enero de 2026

‘DES-CARADAS’, UNA EXPOSICIÓN QUE REIVINDICA EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA

Covadonga S. Leyva ©Conchita Meléndez
 

La artista Covadonga S. Leyva presenta Des-Caradas, una exposición que reivindica el papel fundamental de la mujer en la construcción del patrimonio histórico y cultural de España. La muestra, compuesta por diez retratos de gran formato, puede visitarse desde el 16 de enero hasta el 26 de abril en la Cátedra Cavanilles (Pabellón Villanueva) del Real Jardín Botánico-CSIC. El proyecto está comisariado por Juan Antonio Ramírez, con textos de Luis Fernández Cifuentes y coordinación y diseño de Natalia Dolz.

La inauguración contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el concejal presidente del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid Carlos Segura Gutiérrez, subrayando la relevancia institucional y cultural de la iniciativa.

Carlos Segura Gutiérrez, Mariano de Paco Serrano, Covadonga S. Leyva e Isabel Díaz Ayuso ©Conchita Meléndez

A lo largo de la historia, muchas mujeres que desempeñaron papeles clave en ámbitos como la política, el arte, la ciencia o la literatura han sido invisibilizadas, silenciadas o relegadas a un segundo plano, a menudo asociadas a figuras masculinas o reducidas a simples notas a pie de página. Des-Caradas nace precisamente con el propósito de cuestionar ese relato parcial y devolver protagonismo a mujeres cuya huella ha sido decisiva.

Covadonga S. Leyva e Isabel Díaz Ayuso

Según explica la propia artista, el proyecto surge de su interés, como mujer y como creadora, por reivindicar “el extraordinario papel histórico de las mujeres, tantas veces silenciado o desfigurado en los relatos de nuestro pasado”. Para Leyva, se trata de un homenaje contemporáneo a los logros políticos, sociales e intelectuales alcanzados por mujeres en épocas aparentemente dominadas por el poder masculino.

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María-Paz Martín, ha calificado la exposición como “interesante y necesaria”, destacando que, aunque desde instituciones científicas y culturales se trabaja para rescatar estas figuras del olvido, aún es imprescindible darlas a conocer al gran público. En este sentido, ha agradecido que el proyecto se exhiba en un espacio comprometido con la igualdad y la visibilización del trabajo de las mujeres, especialmente en el ámbito científico.

Eugenia Martínez de Irujo ©Conchita Meléndez

Para esta muestra, C.S. Leyva ha seleccionado diez figuras femeninas ordenadas cronológicamente: Inés de Castro, Beatriz de Bobadilla, Isabel la Católica, Beatriz Galindo “La Latina”, Juana I de Castilla, Catalina de Aragón, la princesa de Éboli, la infanta María Teresa de Austria, la duquesa de Alba y Mariana Pineda. Los retratos, inspirados en técnicas del cuatrocento italiano y los primitivos flamencos, combinan precisión formal y una intensa luminosidad al servicio de lo enigmático y lo inquietante.

Una de las modelos posa ante su retrato de la Infanta María Teresa de Austria ©Conchita Meléndez

Un rasgo singular de la exposición es que ninguna de las modelos aparece identificada por su nombre, una decisión que parece buscar que la atención se centre en las figuras históricas representadas y no en la notoriedad contemporánea de quienes posan.

El acceso a la exposición es gratuito, con la entrada al Real Jardín Botánico. Des-Caradas se presenta así como una invitación a mirar de nuevo la historia y a reconocer el legado de mujeres que contribuyeron decisivamente a configurarla.

domingo, 21 de diciembre de 2025

ORIOL MASPONS EL GRAN INNOVADOR DE LA FOTOGRAFÍA DEL SIGLO XX

 

La sala de fotografía de la Real Academia de Bellas artes de San Fernando recoge una pequeña muestra del trabajo de uno de los fotógrafos españoles más destacado del siglo XX. Son en total 12 fotografías que forman parte de los fondos de la Academia, más una selección de material bibliográfico y hemerográfico procedente de la colección Pedro Melero / Marisa Llorente.


Oriol Maspons supo reflejar la España profunda de finales de los años cincuenta. Dotado de un genuino sentido del humor y alimentado por el doble juego de inocencia y provocación, retrata los estratos sociales más humildes de la ciudad condal. Con el transcurso del tiempo, su trabajo inmortalizó a las primeras chicas hippies de Ibiza y a las señoritas de la élite social del movimiento de la Gauche Divine catalana de los años sesenta y setenta.



En 2011, Oriol Maspons (1928-2013) cedió al MNAC (Museo Nacional d'Art de Catalunya) su archivo fotográfico, compuesto por 7.000 imágenes en papel, negativos y diversos materiales, muchas de ellas inéditas. Tras ocho años catalogando y digitalizando su legado, el museo inauguró la exposición «Oriol Maspons, fotografía útil. 1949 – 1995», comisariada por Christina Zelich. Una gran retrospectiva que abarcaba cuatro décadas vistas a través de 530 instantáneas y 200 documentos que retratan con su particular lenguaje visual desde la Ibiza de los 50 hasta la isla de Cuba o la Sudáfrica de los 70, pasando por Las Hurdes de Cáceres o el barraquismo del Somorrostro sin dejar de capturar también las calles de París o Londres con fotografías nunca publicadas, como las del terremoto de Managua de 1972.




En esta nueva exposición no podremos ver esa gran muestra que se le dedicó en Cataluña, la pequeña sala en la que se exhiben sus imágenes no lo permite, pero al menos nos encontramos con algunas de sus fotos más icónicas y también con algunos de los libros de autor  y con aquellos otros a los que les puso portada o incluso colaboró a incrementar su valor con sus imágenes, como es el caso de Poeta en nueva York, de Federico García Lorca o La ciudad y los Perros, de Mario Vargas Llosa. 



Autor de libros y portadas de discos, colaborador de revistas como La Gaceta Ilustrada ,  Destino , Triunfo , Interviu , Boccaccio o Paris-Match ; Oriol Maspons convirtió su afición en profesión, demostrando con su obra que fue uno de los grandes innovadores de la fotografía de la segunda mitad del siglo XX.

La exposición podrá visitarse del 17 de diciembre 2025 - 12 de abril de 2026